domingo, junio 18, 2006

La Haine (El Odio)

Una de las cosas que mas me desagradan de las revistas de “información” cinematográfica, es su tendencia a dedicarles portada y páginas a la típica película comercial de la que todo hijo de vecino está ya informado desde hace meses. En cambio, como mucho dedican una esquina para informarte de esa casi desconocida película, generalmente europea, oriental o americana de bajo presupuesto, que a pesar de haber sido premiada en festivales como el de Cannes o Sitges, carece de estrellas famosas y grandes presupuestos. Uno de esos casos es la francesa “La Haine” (1995) aquí mas conocida como “El odio” del director Mathieu Kassovitz.



El señor Mathieu Kassovitz, nació el 3 de agosto de 1967 en Paris (Francia). Hijo del también director Peter Kassovitz, comenzó a trabajar en el séptimo arte como actor a finales de los años setenta, concretamente en la serie germano francesa “Médecins de nuit”, aunque muchas biografías, consideran su debut su papel en la película “Au bout du bout du banc” (1979) dirigida por su padre Peter Kassovitz. Su faceta como actor, es la mas prolífica y no se encuentra exenta de premios. En los años noventa ganó un cesar por su interpretación en “Regarde les hommes tomber” (1994) de Jacques Audiard, y entre muchas otras, hemos podido verle en películas como : “La Ciudad de los niños perdidos” (1995) de Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet, “El quinto Elemento” (1997) de Luc Besson, “Amelie” (2001) de Jean-Pierre Jeumet o “Munich” (2005) de Steven Spielberg.
Pero si nos centramos en su faceta como director, su debut se produjo según la IMDB en el año 1990 con el cortometraje “Pierrot le Pou”, y según su página web, en el año 1991 con “Cauchemar Blanc”. Yo no he visto ninguna de las dos y ignoro cual será el año correcto de su debut, pero sí que sus primeros trabajos fueron 3 cortometrajes creo recordar que parcial o totalmente financiados por Canal +, siendo el tercero de los cuales (y por el momento el único de los tres que yo he visto) “Assasins” (1992), un cortometraje cuyo tema se retomaría con mas medios unos años después en la película “Assasin(s)” (1997), pero antes de que llegase ese largometraje, rodaria dos películas: primero “Métisse” (1993) también conocida como “Café con leche” para hacer referencia al hijo de una mujer blancada en estado de un hombre de raza negra. La película no tuvo críticas demasiado favorables, por ello, para muchos fue toda una sorpresa su siguiente film, al que yo personalmente, considero su obra maestra se trata de “La Haine” (1995) film que abordaba temas como la vida en los suburbios y la violencia racial. La película, fue bastante polémica, ya que corrió la voz, de que era una película “anti policial” (la situación arrancaba por unos disturbios, producidos por el disparo de un agente de policía a un inmigrante). El film le valió a su director, un galardón en el festival de Cannes. Su siguiente película, fue la ya mencionada “Assasin(s)” (1992) que algunos comparan con el “León” (1994) de Luc Besson, pues el argumento, ya abordado a menor escala en su tercer cortometraje, trata sobre un asesino profesional que traspasa sus conocimientos a un joven que será su sucesor. Tras esta película, dirigió el thriller “Los Ríos de color Púrpura” (2000) que a mi personalmente, sin parecerme una mala película, me decepcionó ligeramente y mas tarde “Ghotika” (2003) que pese a que tampoco la considero mala película, tampoco logró satisfacer las expectativas que yo tenía creadas sobre este film.
De momento, parece ser que su siguiente trabajo será “Babylon A.D.” una película de ciencia ficción basada en una novela, en la que confieso que tras ver sus últimos trabajos, no me genera demasiadas expectativas. En mi opinión se trata de un director con un tremendo potencial, pero cuariosamente, este potencial parece mermar de forma inversamente proporcional a los medios con los que cuenta. Espero equivocarme, y que vuelva a conseguir una película capaz de producir las mismas sensaciones que “El Odio”.
Después de todo, se trata de un director joven y realmente prometedor y aun no a dirigido ninguna película a la que yo considere mala.


MATHIEU KASSOVITZ

La música, es obra de “Assassin” un grupo de rap, del que creo que formó parte el hermano de Vincent Cassel. Supongo que el compositor, será su “solista” que se a metido a compositor de bandas sonoras en algunas películas como “La Haine” o “¡La motivation!”. Yo no tengo ni idea de quien es, ni me suena en absoluto su obra, pero en esta película, consigue acompañar a la perfección aquello que vemos en pantalla. No es una banda sonora que me apetezca adquirir o escuchar, pero pienso que es la adecuada para una película como “La Haine”.


En cuanto a los actores, el peso recae principalmente en sus tres protagonistas:

Vincent Cassel, (Vincent Crochon), nacido en Paris (Francia) el 23 de noviembre de 1966. Hijo de un actor (Jean-Pierre Cassel) y una periodista. Pasó por una escuela de circo y estudió interpretación en los Estados Unidos. Luego comenzó a trabajar en el teatro y en televisión.
Su primer papel en un largometraje fue en “Cigognes n’en front qu’à leur tetê” (1989) de Didier Kaminka. A este papel le seguirían otros en películas y telefilmes como “Les Dessous de la passion” (1991) de Jean Marboeuf o “Hot Chocolate” (1992) de Josée Dayan. En el año 1993 trabajó con el director Mathieu Kassovitz en su primer largometraje “Metisse” (1993) y a raíz del siguiente “La Haine” (1995) pasaría a convertirse en su actor “fetiche” en sus películas “francesas” y Cassel a ser uno de los jóvenes actores europeos mas destacables. Sin ir mas lejos, le veríamos en un rol protagonista en “Doberman” (1997) de Jan Kounen, director con el que repetiría rol protagonista en “Blueberry” (2004). Trabajaria con Luc Besson en películas como “Juana de Arco” (1999). También pudimos verle junto a su esposa Monica Bellucci en “Irreversible” (2002) de Gaspar Noé.


VINCENT CASSEL EN “JUANA DE ARCO


VINCENT CASSEL EN “IRREVERSIBLE

En los últimos tiempos, empieza a vérsele en películas mas comerciales como en “Ocean’s Twelve” (2004) de Steven Soderberg o “Delaired” aquí titulada “Sin Control” (2005) de Mikael Hafstrom.
Sus siguientes trabajos tengo entendido que son “Sheitan” (2006) de Kim Chapiron, que a priori no me llama demasiado la atención (parece que trata de jóvenes perdidos en bosque donde se producen ritos satánicos o algo por el estilo) y la (para mi) a priori mas interesante “El enemigo público número 1” de Jean-François Richet.


VINCENT CASSEL

En “El Odio”, interpreta con maestría, a un joven un tanto broncas y chulesco, sin duda al mas inmaduro e irreflexivo de los tres protagonistas. Su papel, representa al joven violento y frustrado que se deja arrastrar con facilidad por la violencia y lo hace de forma realmente creíble.


VINCENT CASSEL COMO VINZ EN “EL ODIO

Hubert Koundé, nacido el 30 de diciembre de 1970. Lo cierto es que muy poco puedo contar sobre este actor que también a ejercido como director y guionista. Me comentaron que provenía del mundo del teatro, pero no he podido confirmarlo, ya que no he encontrado ninguna biografía mas o menos fiable por la red. En cualquier caso, comenzó a trabajar ante las cámaras a principio de los años noventa en cortometrajes como “Le temps d’une nuit” (1992) de Jérôme Cornuau y en la película “Diên Biên Phu” (1992) de Pierre Schoendorffer. Pero generalmente se suele considerar como su primer papel destacable el de la película “Métisse” (1993) de Mathieu Kassovitz, director con el que repetiría también en un rol protagonista en su siguiente film “La Haine” (1995). Desde entonces, a participado en varias películas, como “La Sicilia” (1997) de Luc Pien o en televisión como la serie “Maternité” (1998). Pero en los últimos tiempos, quizás su papel mas destacable (o de los pocos que pueda haber visto el espectador medio) es el que realiza en la película “El Jardinero Fiel” (2005) de Fernando Meirelles.


HUBERT KOUNDÉ

En “El odio”, interpreta a un joven que reprime su odio y es sin duda el personaje mas “constructivo” del trío. Su papel, a menudo se muestra opuesto al interpretado por Vincent Cassel siendo quizás su polo opuesto, lo que a menudo hace que sus personajes “choquen”, logrando un personaje tan creíble o incluso mas que el de su compañero de reparto.


HUBERT KOUNDÉ COMO HUBERT EN “EL ODIO

Saïd Taghmaoui, hijo de inmigrantes marroquíes, nació en Paris (Francia) el 19 de julio de 1973. Tras dejar sus estudios, su carrera parecía ir orientada hacia el boxeo, deporte en el que cosechó varios éxitos en su país, pero al parecer le pico el gusanillo de la interpretación ya que en el año 1994, trabajó como actor en películas como “Frères: La Roulette Rouge” (1994) película que supuso el debut como director de Olivier Dahan. A ese papel le seguirian otros en televisión o en cortometrajes como “J’aime beaucoup ce que vous faites” (1995) de Xavier Giannoli.
Pero realmente, Saïd Taghmaoui tuvo un antes y después de su carrera ante las cámaras a raiz de conocer al director Mathieu Kassovitz. Juntos, idearon lo que terminaría por ser el guión de “La Haine” (1995) la por el momento mejor película de ese director en la que el señor Kassovitz, tuvo uno de los roles principales, papel por el que fue nominado a un premio cesar como Actor Promesa.
A partir de ese punto, su carrera se disparó y hemos podido verle entre otras en películas como “Tres Reyes” (1999) de David O. Russell , “Nationale 7” (2000) de Jean-Pierre Sinapi, “Spartan” (2004) de David Mamet o en “Hidalgo” (2004) de Joe Johnston. Sus últimos trabajos por el momento han sido en las películas “Five Fingers” (2006) de Lawrence Malkin y en “O Jerusalem” (2006) de Elie Chouraqui.


SAÏD TAGHMAOUI

En “El odio” interpreta un personaje que es el nexo de unión entre los otros dos de carácter claramente opuestos. Su personaje se nos presenta como dispuesto a apoyar a las ideas radicales y violentas, pero algo reticente a ponerlas en práctica el mismo.


SAÏD TAGHMAOUI COMO SAÏD EN “EL ODIO

Pero también encontramos en papeles secundarios a actores de la talla de Philippe Nahon o incluso al propio director, que hace un pequeño pero intenso papel.


PHILIPPE NAHON


EL DIRECTOR MATHIEU KASSOVITZ TIENE UN PEQUEÑO PERO INTENSO PAPEL

El argumento de la película, arranca el día después de una serie de violentos disturbios, que sucedieron a raíz de una protesta por un inmigrante Abdel, que se encuentra gravemente herido tras un interrogatorio policial.


EL JOVEN ABDEL, SE ENCUENTRA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE TRAS UN “INTERROGATORIO POLICIAL”

Los protagonistas son tres amigos: Vinz, Hubert y Saïd que viven en un suburbio.


LOS PROTAGONISTAS SON TRES AMIGOS


QUE VIVEN EN UN SUBURBIO DE PARIS


La situación anda algo enrarecida, ya que durante los disturbios, uno de los policías perdió su arma, que obra en posesión de Vinz, que amenaza con vengarse asesinando a un policía, si el herido por los policías, que se encuentra en un hospital al borde de la vida y la muerte fallece.

Los amigos, emprenden un viaje, en busca de un dinero que le adeudan a Saïd, un viaje, que no andará exento de aventuras.


A SAÏD LE DEBEN DINERO


POR ELLO INICIARAN UN VIAJE HASTA CASA DE SU ACREEDOR


¿SERÁ ESTE EL FIN DE SU VIAJE?


¿O SOLO EL PRINCIPIO DE NUEVAS Y MAYORES DESVENTURAS?

El film, es ante todo una crítica social, que nos ofrece una radiografía del odio que se “cuece” en los suburbios de Francia, un tema que a pesar de los años transcurridos, continua vigente.


LA VIOLENCIA POLICIAL ESTARÁ PRESENTE, PERO NO PIENSO QUE SEA EN ABSOLUTO UNA PELÍCULA “ANTIPOLICIAL”


YA QUE LOS HABITANTES DEL SUBURBIO TAMPOCO SON “MANCOS”

Esta película, esta en mi opinión rodada con absoluta maestría, con un dominio de la cámara francamente espectacular, pero no espectacular desde el punto de vista efectista (efectos especiales, explosiones o gráficos generados por ordenador) sino por un magistral uso del plano secuencia (que predomina a lo largo de toda la película) y un estilo visual impecable, limpio, claro y que dirige nuestra mirada, a lo que el director quiere que veamos (en ocasiones incluso a varios puntos a la vez). Muchos dicen que el mejor trabajo de cámara de esta película, es un plano aéreo de una plaza (rodado desde un helicóptero), pero yo personalmente, me quedo con la secuencia de los servicios, donde mediante un ingenioso juego de espejos, seguimos los diálogos de los protagonistas.


ESTA PELÍCULA CUENTA CON UN MAGISTRAL MANEJO DE LA CÁMARA

También merece ser destacado, el aspecto “semi documental” de la película, que se ven en gran medida reforzado por la elección del blanco y negro. Algo curioso, ya que la película, fue rodada en color y luego pasada mediante un proceso especial (que se suele utilizar en procesos de sonido) fue pasada a Blanco y negro. El motivo de tan rocambolesco tratamiento de imagen, viene ocasionado, porque el director, quería el film en blanco y negro, pero ese formato, estaba considerado como muy poco comercial (sobretodo en televisión) para ello, rodaron en color con la idea de entregar copias a color y exhibirla en cines en blanco y negro, pero fue tal el éxito de la versión en blanco y negro, que finalmente las copias a color no fueron exhibidas.


EL FILM TIENE UN ASPECTO SEMI DOCUMENTAL


PIERRE AÏM FUE EL DIRECTOR DE FOTOGRAFIA


LA PELÍCULA FUE ORIGINALMENTE


RODADA EN COLOR PARA POSTERIORMENTE SER PASADA AL BLANCO Y NEGRO


Para lograr la ambientación que se muestra en esta película, el equipo (incluyendo a los tres protagonistas) se mudaron durante el rodaje a un barrio marginal. Durante ese proceso, el título de la película “El Odio” fue cambiado temporalmente por “Derecho de Ciudadanía” ya que las autoridades consideraban este rodaje como una “patata caliente” y les denegaban los permisos para rodar, hasta que finalmente, lograron que se lo concediesen en los suburbios de Chantaloup.


LA AMBIENTACIÓN


ESTÁ REALMENTE LOGRADA


Y ES UN BUEN REFLEJO DE SITUACIONES REALES Y DE UN TEMA AUN VIGENTE


La película, es muy simbólica, desde la pistola (que es un poderoso símbolo de la violencia que ejerce el sistema que puede volverse contra él) , ese cóctel molotov que es arrojado contra el mundo al empezar la película (que mejor imagen para ilustrar la violencia) a sus tres protagonistas, que simbolizan tres modos distintos de pensar y de encarar una situación.


LA PISTOLA, SIMBOLIZA LA VIOLENCIA EJERCIDA POR EL SISTEMA QUE PUEDE VOLVERSE CONTRA ÉL


UN COCKTEL MOTOLOV ES ARROJADO CONTRA EL MUNDO, ¿QUÉ MEJOR IMAGEN PARA SIMBOLIZAR LA VIOLENCIA?


PESE A SER LOS MAS CLAROS NO SON LOS ÚNICOS


No es una casualidad que el personaje de Hubert, nos sea presentado boxeando, en mitad de su local destrozado por los violentos. Hubert, pronto se revela como el mas reflexivo de los protagonistas, cuya meta es salir de ese suburbio y que se opone totalmente a las ideas violentas de Vinz.


A PESAR DE SERNOS PRESENTANDO BOXEANDO EN SU DESTROZADO LOCAL


HUBERT ES EL MAS REFLEXIVO DE LOS TRES JOVENES, A MENUDO OPUESTO AL VIOLENTO VINZ


También es destacable, la presentación de Saïd, haciendo una pintada en un vehículo policial. Saïd representa al joven que pese a su odio contra el sistema, principalmente por sentirse marginado por sus orígenes, es reacio al uso de la violencia aunque apoya el que otros (Vinz) si la lleven a cavo.


SAÏD NOS ES PRESENTADO REALIZANDO UNA PINTADA EN UN VEHICULO POLICIAL



REPRESENTA AL JOVEN QUE ODIA AL SISTEMA PERO QUE ES REACIO A UTILIZAR LA VIOLENCIA


Por ultimo, Vinz representa al joven amargado y frustrado, que desahoga su frustración dejándose arrastrar por actos violentos y cree en el “ojo por ojo”, siendo el mas irreflexivo de los protagonistas.


VINZ REPRESENTA AL JOVEN AMARGADO Y FRUSTRADO QUE DESHAGO SU FRUSTRACIÓN POR MEDIO DE LA VIOLENCIA

La película, abarca 24 horas en la vida de unos jóvenes de los suburbios (en realidad algo menos, ya que su duración abarca desde las 10:38 H a las 06:91 H del día siguiente), a los que veremos afrontar distintas situaciones y conocer a varios y pintorescos personajes, y es que en esta película, el excelente trabajo de cámara, se ve reforzado por unos diálogos que tampoco tienen desperdicio, siendo la escena que quizás fusiona mejor ambos, cuando aparece un señor bajito en unos servicios y les explica una anécdota pasada ante el estupor de los tres jóvenes, en una escena que no tiene absolutamente nada que envidiar a la de una película de Quentin Tarantino.


EL DIALOGO DE ESTE PERSONAJE


DA LUGAR A UNA SITUACIÓN QUE NO TIENE NADA QUE ENVIDIAR A LA DE UNA PELÍCULA DE QUENTIN TARANTINO


En resumen, una película imprescindible, que recomiendo ver mas de una vez. Una de esas películas tan raras de encontrar hoy en día, protagonizada por actores casi desconocidos en su momento y que desgraciadamente cada vez cuestan mas de encontrar, en un mercado cada vez mas saturado por el cine comercial.


domingo, junio 04, 2006

Organ

Hace un par de años, charlando sobre cine gore oriental, fueron surgiendo las inévitables películas de este género, la saga “Guinea Pig”, la saga “Guts of a Beuty”, el “Shogun’s Saddism” (1976) de Yuuji Makiguchi, “Run and Kill” (1993) de Billy Tang, las 4 películas (como mínimo) de la saga “Los hombres detrás del sol” y una que no me sonaba en absoluto titulada “Organ”. Al comentar que el título no me decia gran cosa (por no decir nada), me hablaron sobre una trama un tanto extraña a caballo entre el ultragore y un yakuza eiga. Quizás no me hubiese llamado la atención, de no ser porque esa película, fue el debut como directora de Kei Fujiwara, sí, la actriz que es violada por una especie de taladro en “Tetsuo” (1988) de Shinya Tsukamoto.



Lo cierto, es que no se gran cosa sobre Kei Fujiwara, ni su fecha de nacimiento, ni si está casada, solo que empezó en el mundo del cine a mediados de los setenta como actriz películas como “The neptuno Factor” (1976) de Daniel Petrie, una película canadiense de corte fantástico que por lo que tengo entendido, no triunfó demasiado.
No sabriamos nada de ella, durante unos años, hasta que reapareció en el “The Fantom of Regular Size” (1986) de Shinya Tsukamoto, por lo que supongo, que debió moverse por el mundo del teatro y terminó uniéndose al “Kaiju teatre”. Volvería a trabajar con Tsukamoto como actriz en sus siguientes trabajos: “The Adventure of Denchu Kozo” (1987) y “Tetsuo” (1988) en esta última, también se encargaría de la fotografía.


KEI FUJIWARA EN “TETSUO

Viendo esta trayectoria, lo lógico seria pensar que se convertiría en la “actriz fetiche” del director nipón, pero lo cierto es que (por el momento) no han vuelto a trabajar juntos en el séptimo arte y no volveríamos a saber de ella, hasta “Organ” (1996) película en la que no solo trabajó como actriz, sino que debutó como directora y guionista.
Tras unos cuantos años, no volvió a saberse nada mas de ella en sus facetas de directora o actriz, pero reapareció recientemente en ambas facetas (y nuevamente como guionista) en “Ido” (2005), película que aun no he tenido la ocasión de ver.
En resumen, una directora que no se prodiga demasiado, pero que sin duda a aprendido junto a un director interesante. Lo que he visto de su obra, parece claramente influenciado por directores como Cronemberg y Tsukamoto, lo cual, es como mínimo prometedor.


KEI FUJIWARA

La música del film, es obra de un tal Video Rodeo (supongo que se tratará de un pseudónimo). En cualquier caso, la música simplemente acompaña. No digo que sea mala, pero dudo que alguién la recuerde a las pocas horas de haber terminado de ver la película.

En cuanto a los intérpretes, pues tampoco son para echar cohetes la verdad. Aparte de la ya comentada Kei Fujiwara, encontramos a varios actores debutantes como Kimihiko Hasegawa, Kenji Nasa o Ryo Okubo. No es que sus actuaciones sean desastrosas, de echo, algunas como la del protagonista o la del inquietante “forense” son bastante correctas por lo que sospecho que deben provenir del mundillo del teatro.



El argumento, arranca con dos policías Numata y Tosaka, que se encuentran vigilando una clínica, donde al parecer, uno de sus trabajadores, vende cuerpos a una red de tráfico de órganos.


LA TRAMA ARRANCA CON UNOS MOTEROS QUE APALEAN A UN TIPO Y ABANDONAN SU CUERPO EN LAS INMEDIACIONES DE UN HOSPITAL

El primer cuerpo no tardará en llegar, proporcionado por un grupo de “moteros”, los dos policías les siguen, con la idea de infiltrarse.


EL SOSPECHOSO SE APROXIMA AL CUERPO


Y SE LO LLEVA EN SU COCHE… SIN SABER QUE ES SEGUIDO POR DOS POLICIAS QUE ANDAN SOBRE AVISO


UN CUERPO FRESQUITO LISTO PARA “DESPIEZAR”


Tras alguna desventura, Numata logra acceder al interior del sórdido lugar. Tras una pelea, Los sospechosos logran escapar llevándose a Tosaka.


TRAS ALGUNA DESVENTURA, NUMATA LOGRA ACCEDER AL INTERIOR DE “EL MATADERO”



DONDE PRESENCIA A UN INQUIETANTE “CARNICERO”


EN ACCIÓN


TOSAKA, EL COMPAÑERO DE NUMATA, ES CAPTURADO


Numata y el hermano de Tosaka, comenzarán cada uno por su cuenta a investigar por los lugares mas sórdidos del hampa nipón, en su búsqueda del policía desaparecido.


NUMATA COMENZARA A INVESTIGAR


ENTRE LOS MAS SÓRDIDOS AMBIENTES CRIMINALES


Por si eso fuese poco, están apareciendo cuerpos de estudiantes violadas y asesinadas.


POR SI NO HUBIESE SUFICIENTE CON TODO ESO, ESTAN APARECIENDO CUERPOS


DE ESTUDIANTES VIOLADAS Y ASESINADAS


¿Conseguirá el expeditivo Numata rescatar a su compañero y poner algo de orden en la ciudad, antes de terminar totalmente desquiciado?.


¿CONSEGUIRÁ EL EXPEDITIVO NUMATA RESCATAR A SU COMPAÑERO ANTES DE TERMINAR TOTALMENTE DESQUICIADO?

Si hay una película que merece el calificativo de enfermiza e inquietante, esa es “Organ”. Desde principio a fin, la película parece un viaje a lo mas profundo de una pesadilla. Ambientes sucios, imágenes sórdidas, traumas infantiles, excrecencias supurantes, mafiosos, trata de órganos, experimentos, todo ello da forma a un universo desasosegador, poblado por todo tipo de personajes inquietantes : el jardinero “boyeur”, yakuzas, profesores de instituto con extrañas aficiones, profesoras que tras su inocente aspecto ocultan un enfermiza personalidad…


UNA IMAGEN “CLASICA” EN LAS PELÍCULAS CON CIRUGIA DE POR MEDIO


ACOMPAÑADA DE ESTA OTRA


PERO ESTO YA NO ES TAN HABITUAL


EL AMBIENTE PREDOMINANTE ES EL DE SORDIDEZ


EL JARDINERO BOYEUR


LA PROFESORA DE INOCENTE ASPECTO


Y “PECULIAR” PERSONALIDAD


OTRO “FRIKI”


En medio de ese dantesco ambiente, tenemos a Numata, un implacable policía de métodos expeditivos que se culpa por la pérdida de su compañero al que piensa recuperar a toda costa. Sin duda, se trata de un personaje que no desentonaría en una yakuza eiga (película de gángsteres). El policia, parecerá irse desquiciando a menudo que investiga en ese mundillo de locura y violencia.


NUMATA EMPIEZA A DESQUICIARSE

En la película, seremos testigos tanto del desgaste de Numata y del hermano de Tosaka, como de la degeneración del villano del film, un enfermizo profesor de instituto, que trabaja extrayendo órganos en un edificio conocido como “el matadero” para la yakuza y que aparte, guarda un par de inquietantes secretos.


EL HERMANO DE TOSAKA SEGUIRÁ INVESTIGANDO PESE A SU DESGASTE FÍSICO


ESTE TIPO TRABAJA COMO PROFESOR DE INSTITUTO


ESTA ESTUDIANTE QUIERE HABLAR SOBRE SUS NOTAS


PERO TAMBIÉN SE PLURIEMPLEA


EXTRAYENDO ÓRGANOS PARA LA YAKUZA


APARTE DE CULTIVAR OTRAS… AFICIONES

El ambiente de la película, bebe mucho de películas como “Eraserhead” (1977) de David Lynch, “Videodrome” (1983) de David Cronenberg y “Tetsuo” (1988) de Shinya Tsukamoto, mezclando flashbacks y escenas oníricas, con otras de extrema violencia. El film, pese a su título, no trata realmente sobre el tráfico de órganos, sino sobre el descenso a sus respectivos infiernos de una serie de personajes. El film, cuenta también con una serie de angustiosos primeros planos de los personajes en momentos de tensión, técnica muy similar a la que utilizan directores como Gaspar Noe, con similares resultados.



UNA SECUENCIA ONIRICA


NO DESENTONARIA


EN UNA PELÍCULA DE DAVID LYNCH


UN FLASHBACK


QUE REVELA LOS ORIGENES DE ALGUNOS TRAUMAS


ESTE PERSONAJE


PUEDE RECORDAR EN GRAN MEDIDA


AL PROTAGONISTA DE "VIDEODROME"


Y ESTE TAMPOCO DESENTONARIA EN UNA PELÍCULA DE TSUKAMOTO


EL USO DE LOS PRIMERISIMOS PLANOS, RECUERDA TAMBIÉN AL CINE DE GASPAR NOE

El mayor defecto (en mi opinión) de “Organ”, es que abarca demasiados personajes y tramas en una sola película, lo que puede hacer la película algo confusa y hace que ciertos personajes, no se desarrollen tanto como debieran. El exceso de tramas además, creo que alarga en exceso la película que termina desembocando en un final un tanto precipitado (pese a que a mi se me hacer larga) y confuso. Pienso, que si del guión de este hubiesen salido dos películas de metraje inferior (80 o 90 minutos) o una película y un cortometraje el resultado hubiese sido mas satisfactorio. De echo, algunas subtramas como la de los experimentos o la de las violaciones de estudiantes, creo que son una mera excusa para poder incluir mas imágenes y situaciones enfermizas.


ALGUNAS SUBTRAMAS COMO LA DE LOS EXPERIMENTOS


APARTE DE CONFUSAS, CREO QUE SON INCLUSO SUPERFLUAS



El nivel de gore y de escenas escabrosas (extracción de órganos, secreciones, vomitonas…), es realmente elevado, tanto que en algunas partes sus 110 minutos de metraje, han sido castrados. En algunos momentos, (como la primera intervención quirúrgica), llega a hacerse bastante angustioso, pero en la parte final, cae quizás en el exceso de llagas y pústulas supurantes, provocando que el recurso pierda en gran medida su eficacia y ya no impresiones demasiado (aunque los que lleguen hasta el final de la película, serán almas curtidas que ya no se inmutaran con este tipo de imágenes).


EL NIVEL DE GORE ES ELEVADO


INCLUYE EXTRACCIONES QUIRÚRGICAS


ORGANOS (CREO QUE UN RIÑÓN)


LLAGAS Y PÚSTULAS SUPURANTES


AMBIENTES SUCIOS


VOMITONAS


EXPERIMENTOS INQIUETANTES…


En resumen, una película que pese a sus defectos, me a parecido mas interesante que otras de mas renombre y similar pelaje. Eso sí, el film quizás no guste a los fans del gore, pero sin duda, desagradará en gran medida a los espectadores mas impresionables.